Был пацан

Технологически «Опера нищего» в «Субботе» устроена так же (с видеотрансляциями крупных планов из «слепых» зон), как «Идиот» в «Приюте комедианта» и «Мария Стюарт» в МТЮЗе; главное различие между этими спектаклями — в уровне занятых актеров: московские — первый сорт (Виктория Верберг просто великолепная), «приютские» — ну тоже неплохи по питерским стандартам; а «субботние» — уж какие есть… Впрочем, не в исполнителях, разумеется, проблема. И даже не в качестве самопального текста — Петр Шерешевский под псевдонимом Семен Саксеев (уже использованном для «Идиота») адаптировал сюжет Гея, ранее переработанный Брехтом в «Трехгрошевую оперу», под реалии пост-советских 90-х, вернее, не реалии, а мифы, еще точнее, штампы, которые сегодня бытуют в поверхностных разговорах о том времени… «Все мы родом из 90-х» — заявляет вступительным титром режиссер, и непонятно, шутит или нет — но так или иначе вообще-то подросла генерация зрителей, которые в 1996 году, к которому номинально привязано действие адаптированной пьесы, еще не родились… Суповой набор из бандитов и ментов, паяльников и утюгов, проституток и депутатских родственников — частично перекочевавший еще из Джона Гея посредством Бертольта Брехта, частично взятый из расхожего ассортимента клише «бандитского Петербурга» (место действия — Петербург, естественно), дополняется «мужскими» беседами под водку о судьбах Родины в духе «голосуй или проиграешь»: вероятно, из 2022-го выборы 1996-го должны казаться судьбоносными, тем поворотом, когда страна свернула «не туда», но судя даже по представленному на сцене, ощущения, что до 1996-го она двигалась «туда» (или хотя бы куда-то двигалась…), тоже не возникает.

Пичемы у Шерешевского-Саксеева стали Пищиками (частичными однофамильцами, то есть, вышедших в тираж дворян-помещиков из чеховского «Вишневого сада», вечных должников и анекдотических «нищих аристократов», возводящих свою генеалогию чуть ли не к лошади, которую император Калигула ввел в римский Сенат), а Мэкки — прозвище Михаила Молотова, лидера ОПГ… у других персонажей тоже соответствующие «погоняла», «зонги», нарочито скверными голосами и нестройным хором пропетые, из себя представляют дополненные также самопальными речитативами шлягеры «русского шансона» из репертуара «Лесоповала», Михаила Круга, Михаила Шуфутинского и примкнувшей к ним Тани Булановой… плюс «Мы желаем счастья вам» от советского ВИА «Цветы», использованная Шерешевским и в «Марии Стюарт», но ради питерского зрителя подбирать новые песни, видимо, значит себя не уважать…  Делается все это режиссером и театром с такой самоотверженной наивностью «первооткрывателей», словно и не шел годами в расположенном буквально через дорогу от «Субботы», по центру сквера напротив, в ТЮЗе им. Брянцева «Ленька Пантелеев» Максима Диденко — где, тоже отталкиваясь от Брехта-Вайля, оттолкнувшихся в свою очередь от Гея, и тоже на питерском субстрате (ну Питер же «бандитский», это ясно), хрестоматийный сюжет привязывали, правда, не к пост-советскому, а пост-революционному мифу, годам «военного коммунизма» и НЭПа, с соответствующими тоже социально-политическими «проекциями». Про «Трехгрошевую оперу» Кирилла Серебренникова в МХТ, откровенно не получившуюся, но все-таки масштабную, и тоже с «историософским» замахом, я уже не вспоминаю: Петр Шерешевский со сценографом Фемистоклом Атмадзасом и художником по костюмам Ольгой Атмадзас без оглядки на предшественников размещают персонажей адаптированного сюжета «оперы» среди толстенных березовых стволов в клетку «обезьянника», она же полуподпольный бордель, она же квартира Пищиков за бронированной дверью, она же кладбище, уставленное «гранитными» могильными памятниками всем основным лицам «оперы», предлагают героям петь и музицировать под балалайку, колесную лиру (!!) и нарочито самодеятельные «ритм-секции», разговаривать искусственной, фальшивой (хочется думать, что столь неорганический «язык», включая авторские эвфемистические замены нецензурных междометий «твать» и «зибец» со всеми производными… придуман для героев сознательно, как речевая «краска» своего рода) смесью расхожего — больше из позднейших анекдотов про 90-е, чем из реальной жизни 90-х (я то родом именно «оттуда» и помню, как, что и кто говорил тогда…) — люмпенского псевдосленга, высокопарной интеллигентской чепухи и до кучи литературных и кинематографических цитат; ладно в ход идут стихи из школьной программы, а в репликах проскакивают вольные или невольные отсылы то к «Месту встречи…», то к фильмам Алексея Балабанова, но Мэкки-Молотов между делом «включает» чуть ли не Гамлета с «быть или не быть» (в придачу к «Голосуй или проиграешь!», ага…), кроме того, вспоминает в связи с собственным сном фильм, где «трое едут на вагонетке» (рассчитывая на культурную память питерских интеллигентов, режиссер в помощь им дает видеопроекцию с кадрами «Сталкера» и благодарная «просвещенная» аудитория их, надо же, опознает вслух! полагаю, чувствует себя при этом знатоками!).

Приемы, «фишки», работающие — по-разному, но эффективно — в спектаклях Богомолова и Бутусова, у Шерешевского режут глаз и ухо, но ничего содержательного пьесе не добавляют, и даже не слишком удачно разбодяживают ее хохмами, потому что для хохм это все чересчур натужно, а избытком чувства юмора Шерешевский не страдает, он серьезен, суров, и финальное предложение (после того, как Мишку бывший подельник-сокамерник, по приказу мента, сговорившегося с Пищиком, удавит на шнурке от его же ботинка…) вопреки логике нафантазировать «хэппи-энд», чтоб не портить себе настроение, звучит как минимум запоздало… В какой степени подробности о кассетах с порнухой, «Рабыне Изауре» и утюгах на животе под «Белого лебедя на пруду» и «Девочку-пай» (переаранжированные модным театральным композитором Ванечкой и его Оркестром приватного танца) с «ходячим трупом» на подтанцовках, а заодно всплывающим в бандитском алкогольном бреду текстом пионерского Торжественного обещания и упоминанием «симулякров Бодрийяра» (типа остроумно?.. ну может быть…) увлекательны, на худой конец понятны тем, для кого 1996-й год это во всех отношениях «прошлый век» — не берусь судить, но мне было неловко смотреть, как артисты «Субботы», начиная с не лишенного обаяния, но недостаточно энергичного Владислава Демьяненко в роли Мэкки-Михаила, на пределе своих довольно-таки скромных, если честно, возможностей беспомощно стараются набрать «драйв», который мог бы придать надуманной режиссерской концепции сколько-нибудь убедительности… Как в старом анекдоте — «оперу пишу, опер про всех велел писать, я про всех и пишу» — Шерешевский сразу и о прошлом, и о настоящем, и о предполагаемом будущем высказывается как бы «фундаментально», однако что-то новое и по-новому сказать не получается, остается перепевать старые песни с чужого голоса.

Режиссер Владимир Абрамов: «Хабенский был неформалом, ходил в косухе с ирокезом»

Поговорили о Смирнове-Несвицком, спектакле «Прощания не будет…» и о том, как все начиналось. В честь 90-летия создателя Театра «Суббота»

В этом году Театр «Суббота» отметил 90-летний юбилей своего создателя Юрия Смирнова-Несвицкого, выпустив в его честь спектакль «Прощания не будет…» Сценарий и постановку взял на себя артист и режиссер театра Владимир Абрамов, 50-летие творческой деятельности которого тоже выпало на этот год.

— Владимир, вы приходили к нам на Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и рассказывали о постановке в «Субботе», которая появилась в репертуаре спонтанно.

— Да, мы планировали сделать просто концерт-посвящение к 90-летию Юрия Саныча, но в итоге идея переросла в документальную поэму. Я взялся писать сценарий, и первые три варианта были отклонены. Не шло, не шло и не шло. А потом Татьяна Кондратьева, вдова Смирного-Несвицкого, передала мне толстенную папку его дневниковых записей, от отроческих лет до последних дней жизни. Дневники творческого, гениального человека, где нет ничего случайного, стали стержнем спектакля. События в нем перемежаются и нет единственного актера, играющего автора. Каждый понемногу становится Юрием Санычем.

— Судя по количеству артистов на сцене, задействована вся труппа?

— Фактически да, 30 человек, в том числе, живой оркестрик. Использован богатейший субботовский песенный репертуар из прошлых спектаклей, которые давно не идут, а песни живы. Большинство написаны субботовскими поэтами и композиторами и самим Смирновым-Несвицким. Взяты также хореографические номера из прошлых постановок. Первый спектакль мы показали для своих постоянных зрителей, а второй – для субботовских стариков. И сразу после премьеры было принято единогласное решение оставить его в репертуаре. И идет он с огромным успехом в битком забитых залах. Приходят на него люди совершенно разных поколений. Мы сами не ожидали, что спектакль получится о целой эпохе. Но Юрий Саныч и есть олицетворение эпохи.

ДОЖДИК НА ШКИПЕРСКОМ, СНЕГ НА КОСОЙ

— Получается, что Юрий Саныч сам сделал новый спектакль к собственному юбилею, только вашими руками. Похоже на мистику.

— Скорее похоже на очередной розыгрыш. Он обожал устраивать розыгрыши для нас, всегда тщательно к ним готовился и до самой развязки никто даже не замечал подвоха. Так вышло и в этот раз.

— «Суббота» прошла трудный путь от самодеятельного до государственного театра и ей не раз предрекали конец, но злопыхатели ошиблись.

— Ошиблись не только злопыхатели, но и маститые режиссеры, утверждающие, что театральная идея живет не более 10 лет. Мы уже шестой десяток разменяли. Например, спектакль «Окна, улицы, подворотни», фактически ровесник театра, идет до сих пор, периодически меняя составы. Новые поколения привносят в него что-то свое, поэтому все эти годы он остается живым. Кстати, гимн «Субботы» про Васильевский остров, написанный Юрием Санычем для этого спектакля, конечно, тоже звучит и в «Прощания не будет…»

— «Все так непросто, и все так просто. Дождик на Шкиперском, снег на Косой». Там еще звучит его дневниковая запись о том, что через «Субботу» прошли не то что тысячи, десятки тысяч…

— Да, «…сколько их было. Вспоминают ли они эти дни. Счастливы ли они?». Через «Субботу» действительно прошло огромное количество талантливых людей:Семен Спивак, Григорий Гладков,Анжелика Неволина, Сергей Уманов, Алекандра Яковлева, Татьяна Абрамова, Константин Хабенский, Алеся Крупанина и так далее. Здесь они все начинали свой творческий путь и все так или иначе состоялись.

По сто с лишним человек приходило показываться в театр по осени. Принимали человек 80. Через месяц оставалась половина, а еще месяца через три — горсть жемчужинок. В театре каждый исполнял несколько функций. Все актеры работали по совместительству кто кем: монтировщиками, костюмерами, режиссерами и завпостами. В малобюджетном театре из-за постоянной бедности научилась творить функционал из ничего своими руками. Одна из актрис занимала должность директора. А дочь Юрия Саныча Мария Смирнова-Несвицкая играла на сцене и оформляла все его спектакли, как художник. Она, кстати, до сих пор главный художник театра.

ХАБЕНСКИЙ ПО КЛИЧКЕ КОТ

— Нынешний худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский пришел в театр по собственной воле?

— Нет, был приглашен вместе с приятелями. Снималась телепередача «Неформальное общение», где пересеклись наш спектакль «Пять углов» и сюжет про ребят-неформалов в косухах с заклепками и ирокезами. С собой они носили ужей, хомяков и крыс. И наша Наташа Никитина (нынешний худрук Театра дождей, — прим. ред.) сказала им, полушутя: «Ребята, а приходите к нам в «Субботу»». Они взяли да пришли в составе 30 человек со всей своей атрибутикой. Помогали ставить декорации, смотрели спектакли, а потом потихонечку стали рассасываться. Остались трое – Сашка Малов (Малой), Денис Аксенов (Ксюха) и Костя Хабенский (Кот).

Естественно, что внешность они постепенно изменили и полноценно влились в коллектив. В 1990-м Хабенский уже играл Роберта в очередной редакции «Трех товарищей» (спектакль идет до сих пор, — прим. ред.) и работал монтировщиком сцены. Первый спектакль, который я поставил, был по Петрушевской «Чемодан чепухи, или Быстро хорошо не бывает». И Костя играл в нем Хитреца. А в «Вини-Пухе» ему досталась роль Тигры. Потом он поступил на курс Фильштинского в ЛГИТМиК и так пошел, и пошел…

— А вы как попали в самодеятельную тогда еще «Субботу», учась у Зиновия Корогодского?

— Этот театр, располагавшийся тогда на ул. Рубинштейна, 13 (ныне Театр «Зазеркалье», — прим. ред.) был настолько популярен и необычен, что притягивал многих. Интерактивные спектакли Смирнова-Несвицкого мгновенно увлекали зрителей, их с удовольствием смотрели актеры из академических трупп, такие звезды, как Юрий Толубеев и Иван Краско. Михаил Жванецкий подарил театру свою миниатюру «Диалог у пивного ларька», поэт Виктор Соснора посвятил стихотворение актрисам «Субботы». Нынешний худрук Молодежного театра на Фонтанке, а тогда студент финансово-экономического института Сеня Спивак поставил там свой первый спектакль «В старой Вероне». Мне довелось сыграть в нем роль Ромео. Я никогда не прерывал связь с «Субботой». Юрий Саныч всегда меня звал, ждал и спрашивал: «Когда же ты будешь наш?»

РАЙМОНД ПАУЛС ЗАКРЫЛ РУССКИЙ ТЕАТР

— Почему вы отсчитываете 50-летие своей творческой деятельности с 1972 года, это же только ваш второй курс?

— Потому что со второго курса нас стали занимать в спектаклях ТЮЗа. К 50-летию СССР Корогодский решил поставить спектакль «Хоровод» с участием тюзовских звезд Рэма Лебедева, Георгия Тараторкина, Александра Хочинского, Ирины Соколовой, а также всех студентов студии, в том числе и нашего курса. По задумке нужно было поставить 15 национальных сказок 15 союзных республик. Все без исключения получили домашние задания и через некоторое время спектакль вышел. Это был мой первый выход на профессиональную сцену. Поэтому я и считаю от 1972 года. Конечно, я играл там и во многих других постановках, вплоть до конца обучения.

— А потом куда?

— Сначала год отслужил в секретной части ПВО под Ригой, а потом 14 лет — в рижском ТЮЗе. Но я старался не пропускать субботовские премьеры, приезжал в Ленинград постоянно и дважды помог организовать театру рижские гастроли.

— Почему вы решили работать в рижском театре?

— Они приезжали на гастроли в Ленинград, когда я учился. Очень понравились их спектакли. Поэтому демобилизовавшись, не заезжая домой, я пришел на улицу Лачплеша-37, показался и меня взяли. Театр был двуязычным, два здания на одной улице, в одном латышская труппа, в другом — русская. Одна дирекция, один главный режиссер Адольф Шапиро. Довольно часто в спектаклях латышской части театра принимали участие актеры русской труппы и наоборот. Едва ли не половина латышской труппы были народные и заслуженные, в нашей же — одна единственная заслуженная. На рижской киностудии наши коллеги, естественно, играли главные роли, нам все больше доставались эпизоды. Ну, зато весь дубляж оставался за нами.

— Русофобия в действии…

— В 1985 году с приходом Горбачева к власти, с появлениями лозунгов «свобода, братцы, свобода», «гласность, перестройка» наши латышские коллеги моментально забыли русский язык. В спектаклях они, конечно, играли, но в жизни по-русски изъясняться перестали. Сделало это в основном среднее поколение, те, которые об аннексии Латвии в 1940 году и войне знали лишь понаслышке. А вот Вия Атмане и ее ровесники до таких крайностей не доходили. Вскоре министром культуры Латвии стал маэстро Раймонд Паулс, который попросту взял да и закрыл русскую часть рижского театра. Надо отдать должное многим нашим коллегам из латышской труппы: в знак протеста против этой акции они подали заявление об уходе.

— Зато Юрий Саныч вас наконец-то дождался.

— Да. В последующие годы много между нами было и хорошего и не очень. Дважды я уходил из театра. Один раз на год, в другой аж на четыре. Причина: становился лидером, а это не допустимо. Лидер в театре должен быть один. Я это понимал и уходил сам, чтобы не доводить до раскола. Такое однажды случилось в 89-м, когда за Натальей Никитиной ушла половина труппы. Одним из главных достоинств Юрия Саныча было умение прощать. И каждый раз, когда я возвращался, он поступал, как в притче о блудном сыне.

Тонкая вещица в театре Суббота

Спектакль “Вещь” театра Суббота показывали в рамках фестиваля “Вперед к Островскому”. Премьера спектакля состоялась в 2020 году. Режиссер Андрей Сидельников смело и справедливо переносит сюжет пьесы «Бесприданница» в наши дни.

Место действия спектакля: аэропорт, место встреч и расставаний. Здесь находятся: стойка упаковки багажа Карандышева, фастфуд, где работает Лариса, магазин duty free Хариты. Все начинается с изображения шляпы и надписи “бесприданница есть в каждой семье”. Дальше по ходу действия будут появляться еще такие же хлесткие хэштеги и рекламные перебивки. Режиссер создал холодный, расчетливый новый мир, где все герои ведут себя максимально прагматично, даже произносят текст, гася в нем человеческие интонации. И только Лариса (Анастасия Полянская), собственно бесприданница, выведена единственно живой героиней. Она похожа на маленькую птичку, ласточку. Ее тема подкрепляется чувственным пластическим танцем, под грустный наигрыш на гитаре Ангела, схожего со Стингом.

Богатые купцы 19 века стали тут современными богатыми людьми. Мокий Парменыч Кнуров (Владимир Абрамов) выведен стареющим эстетом, внешне напоминающего немецкого модельера Карла Лагерфельда. Он ритмично шагает по периметру сцены, в стремлении пройти 10 000 шагов, и не прочь увезти Ларису на Всемирную выставку в Париже. Вожеватов (Иван Байкалов) — жесткий и бодрый бизнесмен, одет по-европейски в костюм-тройку и манерами смахивает на Романа Абрамовича. Оба носят черные очки, которые отгораживают их эмоции от этого мира, иногда в момент накала страстей очки снимаются, но ненадолго. Карандышев (Владимир Шабельников) — это упаковщик багажа №2, именно второй номер, он всегда в пьесе оказывается вторым, запасным. Выведен он персонажем несимпатичным, недалеким выпивохой, который обижен на мир. Такой Карандышев не вызывает ни симпатии, ни сочувствия. Харита (Марина Конюшко), мать Ларисы, показана как ухоженная, журнальная красотка из магазина duty free. Она такая же идеальная, холодная и расчетливая в отношениях с дочерью. Ее глаза тоже скрыты за черными очками. Торгует она своей дочерью, словно демонстрирует духи в магазине. Паратов (Григорий Сергеенко), казалось бы, должен быть исключительным, харизматичным человеком, но в этом спектакле он выглядит более чем обычным, немного поиздержавшимся модником, не более. Возникает вопрос, что в нём нашла Лариса? Что заставляет ее гибнуть из-за этого человека?

Яркими моментами становятся номера, разыгрываемые парочкой заезжих артистов, Робинзоном и Пятницей (Владислав Демьяненко, Софья Андреева). Эту парочку подобрал Паратов, теперь за бутылку они готовы изобразить что угодно: от танцев из «Служанок», до монолога Нины Заречной из «Чайки». Из их уст звучат и реплики Гамлета, и пьяная песня в караоке. Они продались и пали, что связывает их с Ларисой, ее будущем.

Любовная, романтическая связь между Паратовым и Ларисой показана очень трогательно и нежно. Он снимает ее на телефон, хочет навсегда оставить возлюбленную рядом с собой. Она будит в Паратове все человеческое и теплое, что еще в нём осталось. Лариса одевает самое красивое платье и кружится в нем среди пьяных гостей Паратов-клуба. А он смотрит на нее и потом уводит прочь.

Сцена расставания не полна театрального драматизма, а, напротив, занижена до уровня скандала в аэропорту. Она в его шляпе и пиджаке бросается к нему на шею, но он просто забирает свои вещи и уходит.
Казалось бы такая старинная и далекая история Островского показала свою актуальность во всем этом выстроенном режиссером современном мире. Но она стала еще более беспощадной и жестокой, более беспросветной. «Вещь» — история про то, что все мы вещи и нас покупают.

Рядом всегда кто-то есть

3 и 4 декабря в театре «Суббота» состоялась премьера спектакля «Друг мой». Андрей Сидельников поставил мрачный, сатирический, экзистенциальный спектакль в духе фильмов Бунюэля и Кустурицы по пьесе Константина Стешика. Постановка на основе остросоциальной тематики представляет собой мистерию о враждебной действительности и сострадании, в которой через сюрреалистические символы вскрываются механизмы, управляемые подсознанием.

Подсознательная сторона обыденной жизни находила свое отражение в картинах Сальвадора Дали и фильмах Луиса Бунюэля. Один из известных фильмов, которые они создали в 1929 году – это короткометражный фильм ужасов «Андалузский пес». Причудливые сюрреалистические образы, используемые в этом фильме, могут иметь коннотацию, а могут ничего не означать. Самый запоминающийся образ фильма – глаз. И первое, что видят зрители, оказавшись на спектакле «Друг мой» — это черно-белый глаз на трех экранах, два из которых расположены горизонтально, а один непривычно для восприятия – вертикально.

Такое начало спектакля устанавливает свои границы для трактовки: луч света от фонаря, выхватывающий разные детали, прозрачная штора-ширма, разделяющая сцену на два мира и внутренние процессы, происходящие с актерами, отныне лишены привычного контекста и становятся выразительными средствами, которые каждый может воспринять по-своему.

Среди деталей, освещаемых светом фонаря – минимум декораций: скамейка, табурет, мусорный бак и макет комнаты, в которой появляются и исчезают фигурки человеческих тел, подобные тем, которые применяются психологами для расстановок. Появление и исчезновение фигурок транслируется через видеокамеру на экраны. Этими процессами, а также дождем и освещением управляют тени, постоянно находящиеся рядом с двумя друзьями, отправившимися в ночное путешествие и теми, кого они встречают по пути.

Герой (Иван Байкалов) и Друг (Владислав Демьяненко) лишены имен, а до определенного времени и возраста, и места жительства. Словно двое персонажей философской притчи они отправляются в буддийский поиск, чтобы не только «стрельнуть сигарету», но и пройти свои уроки по таким непростым темам, как сострадание, экзистенциальный выбор, человечность и прощение. Помочь или не помочь Порезанному (Алексей Белозерцев), испугаться или попросить о помощи Мужика (Григорий Сергеенко), жить своей жизнью или помогать тем, кто нуждается в помощи, отомстить за обиду или простить.

Григорий Сергеенко создал великолепный маргинальный, карикатурный образ классического бандита из 1990-х с коронными фразами: «Ты что, заботливый?», «Тебе больше всех надо?», который может и застрелить тех, кто покусился на его собственность, и сделать так, чтобы ситуация разрешилась во благо всех участников.

В целом, кинематографичность постановки очевидна. Вначале вспоминаются сюрреалисты, во время пьяных танцев под зажигательную музыку и выстрелы – фильмы Эмира Кустурицы, а в момент встречи с Крепким парнем (Алексей Белозерцев) –«Сияние» Стэнли Кубрика и «Красный шар» Альбера Ламориса.

«Друг мой» — не трагедия в чистом виде, а скорее философская притча, после которой все же остается тягостное ощущение, что неизбежно в результате поднятых тем. Но при этом есть в этом спектакле и свойственная постановкам «Субботы» легкость, потому что все-таки она построена не столько идеями, сколько чувствами, среди которых есть и ироничное отношение ко всему, включая то, что вызывает в людях самый большой страх, и доброта в самых неожиданных ее проявлениях.

Друг мой. Хорошо шагать по дороге с облаками

На сцене театра “Суббота” вместо занавеса висит темная вуаль, сквозь которую проглядывают три светящихся экрана. Темнота и чернота ночи в зале, темнота декабрьского вечера, из которого ты только что пришел в театр. 3 и 4 декабря состоялась премьера спектакля «Друг мой».

Андрей Сидельников взял для нового спектакля современную пьесу белорусского драматурга Константина Стешика. Текст пьесы написан в стиле роуд-муви. Все начинается, когда у одного героя заканчиваются сигареты и они с другом выходят на улицу, чтобы стрельнуть у прохожих. На этой ночной прогулке с ними происходят приключения спальных районов. Сближение событий на сцене с событиями из жизни позволяет проникнуть идеи автора глубже к нам в сердца. Имен нет, а есть персонажи или типажи — герой, друг, порезанный, крепкий парень, дворничиха.

Таких людей мы можем встретить в своем дворе, по пути на работу или можем сами быть ими.

Действие начинается. На сцене двое мужчин среднего возраста, а за ними на экранах показан глаз. Глаз смотрит не отрываясь и только моргает. Он только один, что создает ощущение дискомфорта. На сетке занавеса появляется белый силуэт, а затем и второй. Мужчины идут и обмениваются репликами, один ворчит, другой его подбадривает. Не сразу замечаешь, что реплики с комментариями идут только от лица одного человека, он — рассказчик. Декораций немного — фонарь, дверь от машины, скамейка и экраны. На экранах будет мелькать съемка езды по ночной автостраде, возможно, это вид из кабины скорой, которая едет к “порезанному”.
Жанр роуд-муви подразумевает, что происходящие с героями события будут раскрывать их личности, точки зрения и конфликты. В этом спектакле все так и происходит. Много разных вопросов задают себе герои, и эти вопросы можно адресовать каждому. Это мы выбираем, пройти мимо или помочь, поступиться своими принципами или стоять до конца, поверить в историю незнакомца или решить, что все незнакомцы врут. Один будет рациональным и осторожным во тьме, другой будет храбрым до безрассудства.

Этот спектакль не только о выборе, он об одиночестве. Об одиночестве по разным причинам, но одинаково невыносимом и липком. Еще о нежелании взрослеть, о желании гулять по ночам, проверять, настоящая дружба или нет. Герои постановки «Друг мой» — взрослые и одинокие дети, но они есть друг у друга. Они вызывают скорую лежащему в крови незнакомцу, в конце одному из них тоже вызовут скорую помощь. Хочется верить, что таким образом круг добра замкнулся. Будут потери, друг уйдет, отлетит белым силуэтом куда-то вверх, а герой останется курить шестидесятилетним стариком. Однажды, выйдя за сигаретами вдвоем, он вернется один.

Актеры, Иван Байкалов и Владислав Демьяненко, создали прекрасный образ закадычных друзей, так дружат с детского сада до конца жизни. Они показали двух абсолютно противоположных по характеру и мироощущению людей, но при этом не могущих жить один без другого. Иван играет рассудительного, основательного и острожного Героя. Владислав создает образ тонкого, воодушевленного, с открытой душой человека. В самой пронзительной сцене Иван будет молча курить, только его руки и спина покажут всю усталость и одиночество, а Владислав в этот момент пронзительно споёт грустную песню про человека и кота. И они сольются в единое целое, которое и будет итогом их долгого пути, дружбы.

После спектакля возникает чувство грусти и одновременно желание обнять своих близких. Он пробуждает что-то человеческое, которое огрубевает в нас от рутины реальности, помогает задать себе самые важные вопросы о том, какой выбор мы готовы сделать на нашем пути.

Следующие показы спектакля «Мой друг» состоятся 14, 15 и 31 января.